lunes, 18 de noviembre de 2019

Fachico Rojas Fariña

Fachico Rojas fue un fotógrafo español (nacido el 1 de agosto de 1926 en Santa Cruz de Tenerife, fallecido en 2007 en Las Palmas de Gran Canaria) considerado uno de los fotógrafos más importantes que han dado las Islas Canarias. Pionero también del género audiovisual, ha dejado un legado visual imprescindible para el conocimiento de la historia reciente del archipiélago.


© Fachico Rojas Fariña

© Fachico Rojas Fariña




Biografía

Fachico Rojas Fariña, alias Fachico, se trasladó con su familia cuando tenía 4 años a Las Palmas de Gran Canaria, donde residió hasta su muerte, salvo sus estudios de Ciencias Exactas y Economía en Madrid. Llegó tarde a la fotografía. Mitad técnico y mitad artista, esta afición era el medio adecuado para su desarrollo integral, pero hasta después de su matrimonio y del nacimiento de su primer hijo no se relacionó seriamente con ella. Era una afición que podía cultivar sin excluir a la familia: el ajedrez, el motorismo o la pesca submarina restaban más tiempo a la relación familiar. Y esta afición se convirtió en profesión.

Así que, ya a principios de los 60, Rojas abandonó un puesto de trabajo estable y bien remunerado como era la representación de Nestlé en Canarias, para dedicarse profesionalmente a la fotografía, realizando unos cursos de formación de Agfa-Gevaert en Amberes y en Kodak-Pathé en París que le permitieron afrontar con solvencia diversos proyectos profesionales.

Desde entonces, unas veces como alumno y otras como ponente, participó en múltiples encuentros y simposios fotográficos, organizando con Sunicolor en 1982 el primer Simposio de Fotografía Profesional de Las Palmas. También impartió muchos años clases de fotografía en el I.B. Isabel de España.

En 1963 elaboró su primer audiovisual profesional (proyección de diapositivas sonorizadas con música y palabra) sobre Maspalomas, un hito en la pequeña historia fotográfica de Canarias. Al mismo tiempo ganó diversos premios provinciales e internacionales con su fotografía. Empezó a exponer fotografía (Cátedra de Arte de la Universidad de Sevilla) y a proyectar audiovisuales, principalmente de temática canaria. Esto le llevó a que le encargaran realizar audiovisuales para la promoción del turismo en canarias, que se proyectaron en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Vigo, etc., y en 1972 en Nueva York, Washington y Toronto.

Colaboró en distintas revistas nacionales como Ronda Iberia, El País, Aguilar, e internacionales como Architecture D’Aujourd’hui, Merian, así como con diarios como ABC, La Vanguardia, y la prensa local canaria. Fotografió para monografías y catálogos de obra de diversos artistas como César Manrique, Manolo Millares, Pablo Serrano, y colaboró extensamente con el mundo editorial, ocupándose en 1990 y 1991 de la coordinación general y gráfica del Magazine SAUERMANN.

Entre los premios fotográficos que obtuvo podemos destacar el premio mundial convocado por BMW y Zeiss Ikon en Stutgart en 1971, dotado con un coche y una cámara fotográfica, y el de Un día en la vida de España (Comunidad Canaria) en 1987, donde participaron fotógrafos invitados de todo el mundo. Sus últimas exposiciones han girado en torno a César Manrique, en 1994 y 1996.

Tras su muerte, el Cabildo de Gran Canaria ha asumido la custodia y conservación su archivo, que está compuesto por 249.000 registros emulsionados en distintos soportes fotográficos, como fotos, negativos y contactos, y que abarca una temática variada, agrupada en diversidad de series: arquitectura popular y moderna, rural y urbana, retratos, etnografía, oficios, fotoperiodismo, publicidad y turismo, entre otros, además de interesantes y acertados experimentos donde usaba los adelantos tecnológicos en busca de un lenguaje gráfico propio. En estas fotografías encontramos una fuente de patrimonio único, que completa como testimonio y como testigo la historia canaria desde finales de los años 50 hasta la primera década del siglo XXI, y el nacimiento de la modernidad en estas islas, a través de la irrupción de las vanguardias artísticas personificadas en las figuras del grupo Zaj, Manolo Millares, César Manrique y Pepe Dámaso.

Referencias




sábado, 16 de noviembre de 2019

Nicholas Samaras

Nicholas Samaras es un fotógrafo griego que realiza fotografía submarina y, cuyo amor y dedicación al mar y a sus criaturas en combinación con su deseo de sacar a la luz la belleza del mundo marino con una estética única, lo han convertido en un período muy corto de tiempo en un fotógrafo admirado tanto en Grecia como en el extranjero.


© Nicholas Samaras
© Nicholas Samaras



Biografía

Nicholas Samaras buceó por primera vez en 1994 en la isla de Creta. En algún momento sintió la necesidad de llevar consigo a la superficie la belleza del mar, porque las palabras y los recuerdos no eran suficientes, y llegó a la fotografía submarina como continuación natural de su interacción con el mar a través del buceo.

Su entusiasmo por buscar constantemente conocimiento a partir de sus estudios y su formación como director creativo durante años en una empresa de publicidad moderna, las nuevas técnicas y su tendencia a innovar nuevas ideas, lo transformaron de un buceador consciente a un fotógrafo subacuático con una forma de fotografía propia, un estilo único.

Los elementos básicos de su trabajo incluyen equipos especiales de buceo y fotografía, horas interminables bajo el agua y una mínima corrección/mejora de imagen digital. Nicholas tiene como objetivo resaltar la belleza submarina oculta y el efecto estético especial que surge cuando el agua "entra" en una foto.

Su talento para la fotografía submarina fue evidente desde sus primeras fotografías bajo el agua. Su primera participación en un concurso de fotografía se saldo con premio. Fue en el concurso DAN Europe Photo 2006 y esto le animó a dedicarse a esa actividad. Desde entonces ha obtenido numerosos premios internacionales, como el Festival Mondial De L'Image Sous Marine, Scuba Diving Magazine International Annual Contest (EEUU), Concurso Internacional "Through The Lens" SDAA/MIDE, concurso internacional de fotografía y video subacuático "Our World Underwater", G.D.T. European Wildlife Photographer of the Year y muchos más.

En 2008 Nicholas presentó su primera exposición individual Soulfly en Tesalónica, y luego en Katerini Pieria y en Viena. Sus fotografías se ha publicado en la revista National Geographic, Scuba Diving Magazine (EEUU), Australasia Scuba Diving Magazine, Asian Diver Magazine, Through the Lens Magazine, Discovery Channel Magazine y sus trabajos han ilustrado las páginas de numerosas publicaciones de buceo y fotografía.

Con sede en Grecia, Nicholas trabaja en su estudio editando su nuevo trabajo mientras divide su tiempo dirigiendo talleres fotográficos y la exploración de las bellezas del océano.


Referencias

jueves, 14 de noviembre de 2019

Björn Lofterud

Björn Lofterud es un fotógrafo sueco (vive en Estocolmo) que realiza principalmente fotografía de arquitectura.


© Björn Lofterud
© Björn Lofterud



Biografía

Björn Lofterud es un fotógrafo sueco especializado en fotografía simple pero hermosa. Algunos de sus mejores trabajos están realizados al atardecer o al amanecer, ya que es especialmente bueno en la manipulación de la luz solar y los niveles de luz en sus fotografías.

Comenzó en la fotografía a principios de los años 80 realizando retratos y paisajes. A finales de los años 90 empezó a dedicarse profesionalmente a ella. Lofterud tiene un portafolio diverso que va desde la fotografía de alimentos a la fotografía de interiores, pasando por los objetos y su favorita, la fotografía de arquitectura.

Trabaja para empresas de publicidad y directamente también para marcas, en campañas como las de Absolut, Budweiser y Ever-clear. Su estilo simplista le permite obtener imágenes llamativas con mensajes y motivos fáciles de entender. La naturaleza muerta es otra área en la que es especialista gracias a su capacidad para fotografiar artículos básicos de una manera elegante y emocionante.



Referencias

martes, 12 de noviembre de 2019

Maureen Bisilliat

Maureen Bisilliat es una fotógrafa brasileña (nacida el 16 de febrero de 1931 en Englefield Green, Surrey, Inglaterra) que ha construido una sólida investigación fotográfica del alma brasileña desde la década de los 50. Su mirada extranjera impregnada con un profundo respeto por la gente que documentaba (sertanejos e indios sobre todo) y una investigación apoyada conceptualmente en antropología y en las grandes obras de la literatura brasileña son las bases de su obra, junto con sus estudios y trabajos de pintura que le dejaron una fascinación expresionista por el claroscuro.


Torso Treated as a Grecian Frieze, 1971 © Maureen Bisilliat
Torso Treated as a Grecian Frieze, 1971 © Maureen Bisilliat


Brasil era una búsqueda de las raíces que yo no tenía de niña. Nací en Inglaterra, sí, pero vivía en muchos lugares. Mi padre era diplomático, lo que me obligó a vivir una especie de vida camaleónica. El destino me ató a Brasil. Fue una estancia deliberada.


Biografía

Sheila Maureen Bisilliat nació en Inglaterra, hija de pintora inglesa y diplomático argentino y viajó intensamente (Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Colombia, Argentina y Suiza) cuando era niña, lo que más tarde la llevó a buscar las raíces que han  caracterizado su trabajo. Llegó por primera vez a Brasil en 1952 acompañada por su primer marido, el fotógrafo español José Antonio Carbonell. Inició sus estudios en artes plásticas con André Lhote en París en 1955 y en el Art Students' League con Morris Kantor en Nueva York en 1957, tras lo que se estableció en Sao Paulo, y se naturalizó brasileña en 1963.

Sintiendo la necesidad de un contacto más directo con la realidad aparente, llegó de la pintura a la fotografía en 1962. Trabajó como fotoperiodista para la Editora Abril, entre 1964 y 1972, en la revista Quatro Rodas y especialmente en la desaparecida revista Realidade. Diez años de fotoperiodismo que le dieron la posibilidad de viajar constantemente a las regiones más lejanas del país y le permitieron la elaboración de un proyecto en el que traza equivalencias fotográficas de los mundos retratados por los escritores Euclides da Cunha, João Guimarães Rosa, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade y Adélia Prado plasmados en libros.

De 1972 a 1977 viajó con frecuencia al Xingu y, en 1979 publicó junto con con los hermanos Villas Boas el libro Xingu. Território Tribal, publicado en cinco idiomas, y del que se derivó una instalación en la XIII Bienal de São Paulo que consiguió el  Premio de la Crítica en 1975, y Xingu/Terra (1982), un largometraje documental filmado por Lúcio Kodato, que abrió en 1982 el Margaret Mead Film Festival en el Museo de Historia Natural de Nueva York.

Ha obtenido las becas John Simon Guggenheim Foundation (1970), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq (1981-87), de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FAPESP (1984-87) y de la Fundación Japón (1987).

Junto a su 2º marido, Jacques Bisilliat, y su socio, el arquitecto Antônio Marcos Silva, creó O Bode Galeria de Arte Popular (1972 a 1992). Durante este período, viajó por Brasil en busca de obras de artistas y artesanos populares, para componer la colección de la galería. Esa experiencia práctica y vivencial motivó su invitación a la creación del Acervo de Arte Popular Latinoamericano, del que nació el Pabellón de la Creatividad del Memorial de América Latina, inaugurado en 1989, del que fue directora desde su creación.

En 2003 el Instituto Moreira Salles adquirió su archivo fotográfico, con más de 16.000 imágenes, incluyendo fotografías, negativos en blanco y negro y tarjetas de colores, en formatos de 35mm y 6x6cm, publicando, en octubre de 2009, el libro Fotografías / Maureen Bisilliat y organizando la exposición de su trabajo. Una iniciativa que ha reavivado el interés por su fotografía, hasta entonces olvidada en los armarios del tiempo. Los premios Porto Seguro de Fotografía, la Orden de Ipiranga, la Orden del Mérito Cultural y la Orden de la Defensa, todos ellos en 2010, señalan la repercusión positiva de este redescubrimiento.


Referencias




Libros

  • A João Guimarães Rosa, 1969.
  • A Visita, 1977.
  • Xingu: Detalhes de uma Cultura, 1978.
  • Xingu: Território Tribal, 1979.
  • Sertões, Luz e Trevas, 1982.
  • O Cão sem Plumas, 1983.
  • Terras do Rio São Francisco, 1985.
  • Chorinho Doce (con poemas de Adélia Prado), 1995.
  • Bahia Amada Amado (con textos de Jorge Amado), 1996.
  • Fotografías / Maureen Bisilliat, 2009.

domingo, 10 de noviembre de 2019

Rossano Ronci

Rossano Ronci es un fotógrafo italiano (nacido en 1970 en Rimini) que ha explorado temas narrativos en todas las áreas, desde la fotografía industrial y arquitectónica hasta la moda y el retrato, en el que su hábil uso de la luz y el contraste le ha permitido expresar el lado más íntimo de las figuras populares que ha retratado.


© Rossano Ronci
© Rossano Ronci



Biografía

Rossano Ronci estudió arte comercial en la Escuela del Libro de Urbino, comenzando su carrera como fotógrafo cuando tenía quince años. Después de trabajar como asistente en un estudio de fotógrafo especializado en diseño de interiores, comenzó sus actividades artísticas y profesionales como freelance.

A los dieciocho años estableció una importante relación con Montanari Navigazioni, propietaria de petroleros y gaseros, que ofrecía la posibilidad de crear un gran portafolio de fotografías; de esta experiencia surgió más tarde la oportunidad de fotografiar arquitectura para las principales empresas de construcción y estudios de diseño. Ha producido imágenes para arquitectos destacados como Vincenzo De Cotis, Norman Foster (WTC RSM), Zaha Hadid (MAXXI, Roma, Italia), Giancarlo De Carlo (Nuevo Palacio de Justicia, Pesaro), Gino Valle (Deutsch Bank, BiCocco) y Marg von Gerkan (Fiera di Rimini y Palacongressi, Rímini).

En 2000 se acercó a la fotografía de moda, trabajando en campañas publicitarias y editoriales para varias revistas italianas y extranjeras. Trabajó de 2001 a 2007 como fotógrafo en Condé Nast (Vogue y AD), y en 2013 en Men’s Vogue.

Desde 2005 ha producido notables libros de fotografía de retratos con editoriales como Skira y Electa Mondadori. Sus retratos de celebridades italianas como Fiorello, Arbore y Boncompagni, y figuras deportivas como Valentino Rossi, Zoff, Agostini, Rivera, Totti y Buffon, revelan una humanidad e intimidad absolutamente sin precedentes. Su hábil uso de la luz y el contraste le ha permitido expresar su lado más íntimo, dando una visión más límite de estas figuras populares.

En 2008 la editorial milanesa L'Archivolto creó una monografía sobre su obra, un camino creativo que ha explorado temas narrativos en todas las áreas, desde la fotografía industrial y arquitectónica hasta la moda y el retrato. Imparte talleres de fotografía de retrato y de arquitectura.


Referencias



Libros

viernes, 8 de noviembre de 2019

Michael David Adams

Michael David Adams es un fotógrafo estadounidense (nacido en Northeast, vive en Ciudad de Nueva York) que realiza fotografía de moda y belleza y de viajes. Especialista en la fotografía subacuática, emplea este entorno complicado para conseguir una estética visual intrínseca a cada colección y proyecto, ya sea de publicidad, retratos, moda o, incluso, belleza.

Fire in the sky © Michael David Adams
Fire in the sky © Michael David Adams


Mi esperanza es que con la emoción que pongo en las imágenes que creo, ese mismo impacto de la emoción se transfiera al espectador de las imágenes, y que esas imágenes consigan una impresión duradera.


Biografía

Michael David Adams descubrió la fotografía después de años de dibujo y pintura en su juventud y de numerosas exposiciones en galerías de pinturas. Posteriormente, la fotografía que comenzó de niño con una Kodak Instamatic X-15F con muy buena mano, tomó el relevo como su medio de expresión artística. Tuvo la suerte de pasar tiempo en el cuarto oscuro tocando el procesado físico de la película, lo que hizo que la fotografía fuera más tangible para él y que los conceptos de manipular tu trabajo fueran una experiencia física.

Siempre ha estado muy sintonizado para la experimentación, llevando más lejos lo que la cámara y el proceso de impresión clásico pueden lograr, mediante la manipulación física del papel o mediante el uso de múltiples ampliadoras para lograr una composición fotográfica que no podría existir de otra manera.

El éxito de su fotografía artística le llevó enseguida a hacer fotografía de moda y belleza y al trabajo publicitario en general, trasladándose de Pensilvania a Nueva York dedicándose a la fotografía ya a tiempo completo y comenzó enseguida a producir trabajos que fueron portadas de revistas, siendo contratado por las mejores revistas y clientes de publicidad de todo el mundo.

Su mujer Viktorija es nativa de la costa de Croacia y en un viaje allí, Adams aprendió a bucear y fotografía subacuática., en la que se ha convertido en un auténtico especialista dentro del mundo de la moda y belleza.

Hoy en día, tiene su sede en Nueva York, pero también se le puede encontrar en todo el mundo buscando localizaciones para sus próximas sesiones, desde París a Croacia, pasando por Venecia, Londres y muchos más lugares, o sumergido fotografiando su siguiente serie subacuática.

Su trabajo ha sido publicado en portadas de revistas de todo el mundo como Vogue Girl Korea, Vogue Nippon, Vanity Fair Italy, y otras ediciones internacionales y locales de Glamour, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, Marie Claire Beauty, Gotham, Qvest, SOMA, MUSE, Cosmopolitan, Vision, y muchas otras.


Referencias

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Nobuyuki Kobayashi

Nobuyuki Kobayashi es un fotógrafo japonés (nacido en 1970 en la ciudad de Yokoze, prefectura de Saitama) que trabaja en cámara de gran formato e imprime paisajes naturales utilizando platinotipia sobre papel Hosokawa Kozo Washi, un papel que sigue produciéndose hoy como hace más de mil años.

© Nobuyuki Kobayashi
© Nobuyuki Kobayashi


Desde la antigüedad, los japoneses han construido su cultura y valores a través de la naturaleza. El rápido crecimiento económico nos ha hecho perder la fe en ella y en los miles de dioses que habitan en todas las cosas. La costumbre de que el agua es una fuente de vida, y los dioses habitan montañas, rocas y árboles, está casi olvidada ahora.
Al redescubrir esos dioses en los paisajes que están frente a mí, ahora renacen como trabajo. Por eso continúo capturándolos. Porque creo que esto debería ser contado y transmitido a la siguiente generación para que pueda compartir un sentimiento similar al mío.


Biografía

Nobuyuki Kobayashi se graduó en la Escuela de Fotografía de Tokio, trabajando para una compañía especializada en publicación y edición y después, en 1993, comenzó a trabajar como fotógrafo freelance haciendo principalmente retratos y fotografías de moda para anuncios y revistas.

En 2001 se fue a Nueva York para estudiar los fundamentos de la fotografía artística y aprender habilidades de impresión alternativas, como la impresión en platino-paladio que utiliza con el papel Hosokawa con lo que logra crear un ambiente elegante y único en sus obras.  Con esta técnica especial espera que sus copias duren miles de años y que puedan coexistir con una naturaleza abundante como la que captura en sus imágenes.

Para él, los dioses se encuentran en la naturaleza. Como se enseña en la religión más antigua de Japón, el sintoísmo, la naturaleza es lo más sagrado. Por eso, sus imágenes de ríos, árboles, piedras y otros objetos de la naturaleza son representaciones de los mismos dioses.

Desde 2005 ha tenido la oportunidad de presentar su trabajo en varios países europeos, incluido España (Portrait of Nature, una cuidada muestra de quince platinotipias de tamaño 50×60 cm.), así como en Taiwán, con gran éxito de público. En 2008 estableció su empresa Zenne estudio, Inc. para la distribución y venta de su obra.

El platino-paladio se considera la más noble forma de impresión fotográfica porque ofrece una riqueza de tonos grises superior a cualquier otra técnica además de estimarse una longevidad de algo más de mil años. En la actualidad, Kobayashi es  uno de los máximos exponentes de la platinotipia a nivel mundial.  Y como parte de su compromiso para inmortalizar la naturaleza para generaciones venideras, sigue empleando materiales ancestrales como es el papel Hosokawa, cuya fabricación ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

En los siguientes días después de la publicación de este artículo, se inaugurará en la galería Sway de Londres una exposición en la que Kobayashi reintroduce el sentido japonés de la belleza y la conexión con la naturaleza a través de la nueva serie de obras maestras de fotografía.




Referencias


Libros




lunes, 4 de noviembre de 2019

Corina Arranz

Corina Arranz es una fotógrafa española (nacida en 1961 en Vallelado, Segovia, vive en Madrid) cuyo trabajo como fotógrafa de temas de actualidad es en parte responsable de la visión comprometida que imprime a sus proyectos (principalmente flujos migratorios conflictivos) y a su forma de abordar la fotografía, de la que se desprende una voluntad de narración visual.


© Corina Arranz
© Corina Arranz


Biografía

Corina Arranz estudió fotografía en la School of Visual Arts y el International Center of Photography en Nueva York y  completó su formación con un máster en Fotografía Documental y Narración en la escuela EFTI de Madrid y un máster en Artes Visuales, Fotografía y Proyecto Creativo en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).

Tras hacer fotografías en 1997 en Ecuador para el Proyecto Pro-Andes de Unicef, se instaló en Nueva York entre 1999 y 2005, comenzando a colaborar de manera fija para ABC desde esta ciudad y la sede central de las Naciones Unidas. Esta colaboración llega hasta la actualidad, con trabajos para el diario y su suplemento cultural.

También ha publicado en periódicos como International Herald Tribune, El Mundo, Reforma y Hora Cero, así como en las revistas The Lancent, Conde Nast Traveler, Descubrir el Arte, Tiempo, Cuaderno de Estilo y Emociones.

Interesada por los flujos migratorios conflictivos, en 2005 desarrolló junto al periodista Alfonso Armada el proyecto documental Desde la frontera, para el cual recorrió y retrató de costa a costa los más de 3.000 kilómetros de frontera que separan EEUU y México. Las crónicas y las fotos se publicaron cada día durante el mes de agosto en el diario ABC.

Esta exposición, Fronteras a la esperanza, fue inaugurada en 2007 durante las Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración de Motril y el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Granada. También este año, el Instituto Cervantes de Madrid acogió su serie Desde la frontera, que entre dicho año y 2012 itineró por las sedes del Instituto Cervantes en Rabat, Tánger, Tetuán y Lisboa.


Referencias



Libros

  • España, de sol a sol (con Alfonso Armada), 2001.
  • El rumor de la frontera, 2006.
  • Ars Itineris (varios), 2010.
  • Mar Atlántico. Diario de una travesía (con Alfonso Armada), 2012.
  • Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI (varios), 2013.
  • Corina Arranz. Desde la frontera (catálogo), 2017.
  • Por Carreteras Secundarias (con Alfonso Armada), 2018.

sábado, 2 de noviembre de 2019

Martin Amis

Martin Amis es un fotógrafo británico que realiza fotografía de calle y que es principalmente reconocido por haber documentado el mundo peculiar y colorido, lleno de dramas y sueños, de los apostantes en las carreras de caballos del Reino Unido.


© Martin Amis
© Martin Amis

Tengo recuerdos particularmente cariñosos de los días en que mi padre me llevaba con él a las carreras. Me encantaba ver la carrera y los caballos, pero me encantaba aún más ver el abigarrado elenco de personajes apostando por ellos. El hedor de la cerveza y el tabaco llenaba el aire mientras los cánticos de las casas de apuestas de las últimas cuotas atravesaban las animadas conversaciones de los jugadores. Más tarde, cuando empecé como fotógrafo, era un tema obvio para explorar donde me sentía muy cómodo.



Biografía

Martin Amis es un fotógrafo de calle, cuyo trabajo fotográfico ha sido publicado en diversas publicaciones, y ha sido premiado en “Hey, HotShot!” , PDN Photo Annual y Flash Forward de la Fundación Magenta. En 2006, estableció el principal centro de venta de photobooks en línea, Photobookstore.co.uk que supervisa personalmente.

Desde una edad bastante temprana, tiene recuerdos de su padre apostando en carreras de caballos; ya sea en televisión o en las carreras, ver carreras de caballos fue parte de su infancia. Las carreras eran un asunto animado, con un mar de rostros que expresaban cada emoción bajo el sol. Intensas conversaciones venían de todos los lados, ya fueran los apostadores discutiendo la oportunidad de su caballo o el canto constante de la casa de apuestas del último momento.

Aún recuerda a su padre explicando la gran cantidad de jerga asociada con las apuestas en las carreras: las probabilidades, el argot y los misteriosos hombres tic-tac que transmitirían movimientos del mercado entre las casas de apuestas mucho antes de los días en que todo estaba informatizado.

Así que fue natural que Amis, un fotógrafo de calle, en 2005, cuando regresó a las carreras como un adulto comenzara a realizar una larga investigación de 13 años sobre este mundo en su proyecto The Gamblers, documentando a los apostadores de los hipódromos del sur de Inglaterra, capturando una comunidad animada, diversa y vibrante, en un retrato íntimo, capturando perfectamente los altibajos de ganar y perder en tomas cuidadosamente construidas pero francas. Viajando a través del sur de Inglaterra a Bath, Brighton, Cheltenham, Epsom, Plumpton, Sandown Park y Windsor, Amis se encontró con personas de todos los ámbitos de la vida, capturando personalidades peculiares y emociones intensas.



Referencias




Libros

  • The Gamblers, 2018.